Diferencia entre revisiones de «Las señoritas de Avignon»

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Contenido eliminado Contenido añadido
Sin resumen de edición
Revertidos los cambios de 79.157.247.186 a la última edición de DSisyphBot usando monobook-suite
Línea 2: Línea 2:
'''Las señoritas de Avignon''', '''Las señoritas de [[Aviñón]]''' o de Avinyó es un cuadro del pintor español [[Pablo Picasso]] pintado en [[1907]]. Está hecho mediante la técnica del [[óleo sobre lienzo]] y sus medidas son 243,9 x 233,7 cm. Se conserva en el [[MOMA|Museo de Arte Moderno]] de Nueva York.
'''Las señoritas de Avignon''', '''Las señoritas de [[Aviñón]]''' o de Avinyó es un cuadro del pintor español [[Pablo Picasso]] pintado en [[1907]]. Está hecho mediante la técnica del [[óleo sobre lienzo]] y sus medidas son 243,9 x 233,7 cm. Se conserva en el [[MOMA|Museo de Arte Moderno]] de Nueva York.


Este cuadro, que marcó el comienzo de su '''Periodo africano''' o ''Putocubismo'', es la referencia clave para hablar de [[cubismo]], del cual el artista español es el máximo exponente. Imprime un nuevo punto de partida donde Picasso elimina todo lo sublime de la tradición rompiendo con el [[Realismo]], los cánones de profundidad espacial y el ideal existente hasta entonces del cuerpo femenino, reducida toda la obra a un conjunto de planos angulares sin fondo ni perspectiva espacial, en el que las formas están marcadas por líneas claro-oscuras. <br> Dos de los rostros, los de aspecto más cubista de los cinco, que asemejan máscaras, se deben a la influencia del [[arte africano]], cuyas manifestaciones culturales comenzaron a ser conocidas en Europa por aquellas fechas, mientras los dos centrales son más afines a las caras de los [[frescos medievales]] y las primitivas [[esculturas ibéricas]], el rostro de la izquierda presenta un perfil que recuerda las [[pinturas egipcias]].
Este cuadro, que marcó el comienzo de su '''Periodo africano''' o ''Protocubismo'', es la referencia clave para hablar de [[cubismo]], del cual el artista español es el máximo exponente. Imprime un nuevo punto de partida donde Picasso elimina todo lo sublime de la tradición rompiendo con el [[Realismo]], los cánones de profundidad espacial y el ideal existente hasta entonces del cuerpo femenino, reducida toda la obra a un conjunto de planos angulares sin fondo ni perspectiva espacial, en el que las formas están marcadas por líneas claro-oscuras. <br> Dos de los rostros, los de aspecto más cubista de los cinco, que asemejan máscaras, se deben a la influencia del [[arte africano]], cuyas manifestaciones culturales comenzaron a ser conocidas en Europa por aquellas fechas, mientras los dos centrales son más afines a las caras de los [[frescos medievales]] y las primitivas [[esculturas ibéricas]], el rostro de la izquierda presenta un perfil que recuerda las [[pinturas egipcias]].


Las bases de esta obra están influenciadas por una reinterpretación de las figuras alargadas de [[El Greco]], habiéndose señalado una influencia particular de su ''[[Visión del Apocalipsis]]''; su estructura ambiental que rememora los ''[[Bañistas]]'' de [[Cézanne]] y las escenas de harén de [[Jean Auguste Dominique Ingres|Ingres]]. Los tonos ocre-rojizos son característicos de su época negra.
Las bases de esta obra están influenciadas por una reinterpretación de las figuras alargadas de [[El Greco]], habiéndose señalado una influencia particular de su ''[[Visión del Apocalipsis]]''; su estructura ambiental que rememora los ''[[Bañistas]]'' de [[Cézanne]] y las escenas de harén de [[Jean Auguste Dominique Ingres|Ingres]]. Los tonos ocre-rojizos son característicos de su época negra.

Revisión del 18:57 16 sep 2009

Las señoritas de Avignon
(Les demoiselles d’Avignon)
Año 1907
Autor Pablo Picasso
Técnica Óleo sobre lienzo
Estilo Cubismo
Tamaño 243,9 cm × 233,7 cm
Localización MOMA

Las señoritas de Avignon, Las señoritas de Aviñón o de Avinyó es un cuadro del pintor español Pablo Picasso pintado en 1907. Está hecho mediante la técnica del óleo sobre lienzo y sus medidas son 243,9 x 233,7 cm. Se conserva en el Museo de Arte Moderno de Nueva York.

Este cuadro, que marcó el comienzo de su Periodo africano o Protocubismo, es la referencia clave para hablar de cubismo, del cual el artista español es el máximo exponente. Imprime un nuevo punto de partida donde Picasso elimina todo lo sublime de la tradición rompiendo con el Realismo, los cánones de profundidad espacial y el ideal existente hasta entonces del cuerpo femenino, reducida toda la obra a un conjunto de planos angulares sin fondo ni perspectiva espacial, en el que las formas están marcadas por líneas claro-oscuras.
Dos de los rostros, los de aspecto más cubista de los cinco, que asemejan máscaras, se deben a la influencia del arte africano, cuyas manifestaciones culturales comenzaron a ser conocidas en Europa por aquellas fechas, mientras los dos centrales son más afines a las caras de los frescos medievales y las primitivas esculturas ibéricas, el rostro de la izquierda presenta un perfil que recuerda las pinturas egipcias.

Las bases de esta obra están influenciadas por una reinterpretación de las figuras alargadas de El Greco, habiéndose señalado una influencia particular de su Visión del Apocalipsis; su estructura ambiental que rememora los Bañistas de Cézanne y las escenas de harén de Ingres. Los tonos ocre-rojizos son característicos de su época negra.

Obra muy criticada e incomprendida incluso entre los artistas, coleccionistas y críticos de arte más vanguardistas de la época, que no comprendieron el nuevo rumbo tomado por Picasso, quien, junto con Georges Braque, crearía y continuaría la nueva corriente cubista hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial.

Se expuso en la Galerie d’Antin (París) en 1916, tras lo cual Picasso la guardó en su estudio, hasta que a principios de los años 20 fue adquirida por Jacques Doucet y exhibida en 1925 en el Petit Palais. Poco tiempo después el cuadro fue comprado por el Museo de Arte Moderno de Nueva York, donde es una de las piezas más preciadas de la colección.

Esta obra es considerada el inicio del arte moderno y una nueva etapa en la pintura del siglo XX.

El título

Picasso no ponía casi nunca título a sus cuadros hasta bien pasado el tiempo, a veces hasta dos años después de ser pintado. En el caso de esta obra ocurrió lo mismo, cuando Picasso presentó la obra a sus amigos era una obra sin título. No hay datos fidedignos y escritos sobre esta cuestión pero se cree que fue su amigo Apollinaire quien le dio el título de El burdel filosófico y después André Salmon lo llamó Les demoiselles d'Avinyó, una calle de Barcelona, en la que había prostíbulos. Salvo aquellos amigos, nadie conocía tal calle y pronto empezó a confundirse el nombre de Avinyó con el nombre francés Avignon, tan cercano en la pronunciación. Cuando por fin el cuadro se presentó con título fue con el de Les demoiselles d’Avignon y así ha llegado hasta el tiempo actual.

Todos aquellos amigos (un grupo muy reducido) a quienes Picasso enseñó el cuadro en privado coincidieron en sus comentarios sobre el gran impacto que les produjo. Hubo asombro y también burla. Picasso lo enseñó y lo guardó hasta que en 1916 (nueve años más tarde) fue expuesto. Trascurridos otros ocho años, Picasso lo vendió por un precio no muy elevado.

Más tarde se escribió una obra de teatro también llamada así.


Los bocetos

Siguiendo su costumbre, Picasso trabajó en unos cuantos bocetos bien dibujados antes de dedicarse de lleno a la obra final del cuadro. Esta obra preliminar de estudio consta de un óleo, una acuarela y una gran cantidad de dibujos que fueron debidamente estudiados y analizados en un catálogo de exposición.

Un primer boceto a lápiz negro y pastel sobre papel, en formato horizontal da a conocer la primera idea que tuvo Picasso para la realización de este cuadro. Las medidas del lienzo iban a ser más pequeñas, con siete protagonistas, cinco mujeres y dos hombres. Los hombres serían un estudiante (se supone que de medicina) entrando en escena por el lado izquierdo y llevando en la mano un libro (en otros dibujos es una calavera), y un marinero sentado en medio de la habitación, delante de una mesa redonda donde hay pintado un bodegón con 3 rajas de sandía, un porrón de vino y una jarra con flores, todo ello con su simbología correspondiente. La distribución de las mujeres iba a ser: una a la derecha, entrando y corriendo la cortina, una de espaldas y sentada, otra sentada junto al marinero y dos detrás y de pie. Los críticos e historiadores han visto en este boceto una clara escena de burdel.

El segundo boceto es una acuarela sobre papel, muy próxima al cuadro final. En él desaparecen las figuras masculinas y quedan las cinco femeninas. Mantiene el formato horizontal pero con unas medidas más pequeñas. La mujer sentada sigue casi igual, sólo que ahora vuelve ligeramente la cabeza hacia el espectador. La mujer de la derecha sigue en posición de correr la cortina. El estudiante de la izquierda es sustituido por una mujer muy parecida a la pintura definitiva. El bodegón del centro queda adelantado a primer término y la jarra con flores desaparece. En este segundo boceto se muestra ya un ensayo de los colores de la obra terminada. La escena de burdel ya no está tan clara como en el boceto anterior y cada figura femenina toma protagonismo por sí misma.

Para llegar a la creación de estos bocetos Picasso hizo una serie de dibujos individuales de cada personaje, de sus cabezas, del cuerpo, de las piernas, de frente y de perfil. Casi todas estas pequeñas obras se conservan.

Datos

Bibliografía consultada

  • GAYA NUÑO, J.A. Picasso. Editorial Aguilar, 1975. ISBN 84-03-43065-5
  • BOZAL, Valeriano. Pintura y escultura españolas del siglo XX (1900-1939). Historia general del arte, Vol. XXXVI, colección Summa Artis Editorial Espasa Calpe S.A. Madrid 1992. ISBN 84-239-5479-X

Enlaces externos